viernes, 18 de diciembre de 2020

CLASE 15 : FECHA 18 / 12 "LA YAPA" GRANDES DIRECTORES EN CORTOS !!!

Estimados Alumnes, este es nuestro último encuentro de este particular cuatrimestre, acá les dejo a modo de inspiración los trabajos finales de destacados directores, trabajos finales de su época de estudiantes, espero que algún día sean la inspiración de otros.

Fue un gusto transitar este cuatrimestre juntos
Jorge Grassi

GRANDES DIRECTORES EN "CORTOS"

Todos empezamos por algún lado, puede ser nuestro peor trabajo o aquello que nos hizo destacar, pero todos hemos dado nuestros primeros pasos con el cortometraje. Hay que tener en cuenta que el cortometraje no solo está ahí para ser testigo de nuestro nacimiento como realizadores, sino que nos permite experimentar y proponer todas aquellas inquietudes técnicas y artísticas que tenemos y probarlas.

Para todos aquellos que están realizando su primer cortometraje o simplemente buscan algo de inspiración, les comparto diez cortometrajes de directores que han marcado la historia del cine. 





The Hearts of Age 

The Hearts of Age (La edad de los corazones - 1934) – Orson Welles.  El cortometraje fue dirigido en conjunto con William Vance con Orson Welles y Virginia Nicolson, primer esposa de Welles, como protagonistas. Orson Welles tenía 19 años cuando dirigió este corto.

Argumento: Una anciana se sienta en una campana mientras se balancea de un lado a otro, mientras que un criado de cara negra tira de una cuerda. Un caballero deslucido aparece en lo alto de una escalera y se quita el sombrero ante la dama; él sonríe y llama su atención. Ella no responde, pero el criado se ahorca. La escena cambia a un interior oscuro: el caballero se sienta en un piano de cola y toca, pero algo está mal. Abre la tapa del piano y encuentra a la mujer acostada adentro, muerta. Hojea varias tarjetas con forma de lápida con diferentes inscripciones: "Dormir", "En reposo", "Con el Señor", y finalmente elige una que dice "El fin".

Elenco:
  • Orson Welles como muerte
  • Virginia Nicolson como la anciana / Keystone Kop
  • William Vance como el indio en manta
  • Edgerton Paul como el campanero de cara negra
La acción de la película, tal como es, se intercala con tomas aleatorias de campanas, lápidas, una cruz de la iglesia y otras imágenes, a veces impresas en negativo. Muchos años después, Welles reconoció que la película era una imitación de las primeras películas surrealistas de Luis Bunuel y Jean Cocteau . No lo consideraba un trabajo serio, y le divirtió la idea de que se agregarà a su canon creativo.


Absurd Encounter With Fear

Absurd Encounter With Fear (Encuentro absurdo con el miedo  (1967) – David Lynch. Es su segundo cortometraje durante sus estudios en Pennsylvania Academy of Fine Arts.

Argumento: Aquí vemos a un hombre atravesar un campo de trigo y acercarse a una joven, luego empezar a sacar de dentro de su pantalón algo parecido a pequeños girasoles y echárselos por encima a la chica en cuestión...ya está.
Es poco pero ya podemos adivinar los rasgos de un realizador obsesionado por presentar una atmósfera llena de extrañeza, donde destaca ese maquillaje que llevan los actores, Jack Fisk, amigo íntimo de Lynch, y Peggy Lynch, su esposa de entonces, y la forma de expresarse de éstos unido a ese ambiente terrorífico y casi sobrenatural intrínseco al director, apoyado por una grotesca puesta en escena y movimientos de cámara que producen algún que otro escalofrío.


Seis hombres enfermos (1966)

Su primer cortometraje Six Figures Getting Sick (Seis hombres enfermos - 1966), Lynch lo describió como 57 segundos de desarrollo y pasión, y tres segundos de vómito. Un corto de animación en stop – motion de corte surrealista.




Xenogenesis  (1978) – James Cameron. 

Cortometraje de ciencia ficción, producido y escrito por James Cameron y Randall Frakes. Cameron esperaba presentar el corto a estudios para hacer una película, pero no tuvo éxito.

Argumento: Una mujer y un hombre de ingeniería son enviados en una gigantesca nave espacial inteligente para buscar espacio para comenzar un nuevo ciclo de vida. Raj decide echar un vistazo alrededor de la nave. Se encuentra con un gigantesco robot de limpieza que lo ataca. El combate se produce y la mujer al comandando un robot entabla una lucha para salvar a su compañero.

Directores: James Cameron, Randall Frakes
Escritores: James Cameron, Randall Frakes
Estrellas: William Wisher Jr. y Margaret Undiel

Se trata del cortometraje 'de estudiante' de James Cameron en él se puede ver la influencia de la recién estrenada "Star Wars" de la época y además en él aparecen algunos detalles de su filmografía posterior: el robot gigante del principio es un claro antecedente de los enormes robots de orugas de "Terminator", cuyo diseño es prácticamente idéntico y cuando la chica aparece, nos trae reminiscencias de la escena de Ripley enfrentándose a la reina alien en "Aliens", llama poderosamente la atención su introducción, esa voz en off con esos planos de dibujos de cómic parecen casi un cómic animado, motion cómic o como quieran llamarlo.



Boy and Bicycle (1965) – Ridley ScottRealizado durante la estancia e Scott en el Royal College of Arts en Londres. Tuvieron que pasar quince años para que Ridley Scott volviera a dirigir.

Sinopsis: Un adolescente se ausenta de la escuela y pasa el día paseando en bicicleta por la ciudad y la playa desierta, dejando que su mente divague mientras imagina que es la única persona en el mundo.
El actor, Tony Scott, es el hermano menor del director Ridley Scott, que debuto como protagonista a los 16 años.
Tony Scott, fue el director de películas de acción como Top Gun y Man on Fire, murió a los 68 años después de saltar de un puente en Los Ángeles.


Flying Padre (1951) 

Flying Padre (“El padre volador” -1951) – Stanley Kubrick. Cortometraje documental donde la voz en off pertenece al locutor Bob Hite de la CBS.  Kubrick se refiere a este corto como tonto. Lo filmó cuando tenía 23 años.

Sinopsis: El protagonista de "Flying Padre" es un sacerdote católico de las zonas rurales de Nuevo México, el padre Fred Stadtmuller. Éste tiene muchas parroquias a su cargo y entre ellas existe mucha distancia, por lo que para viajar de una población aislada a otra, utiliza una avioneta llamada "Espíritu de San José".


Bottle Rocket [Short Film]

Bottle Rocket (“Ladrón que roba a ladrón” - 1994)- Wes AndersonEscrito por Wes Anderson y Owen Wilson, el cortometraje se presentó en el Festival de Sundance de 1994.  Dos años más tarde, Anderson lo convirtió en un largometraje del mismo nombre protagonizado también por Luke y Owen Wilson. Primer trabajo de Wes Anderson, que sólo tres años más tarde convertiría en su debut en el largometraje, de idéntico título original (traducido en España como "Ladrón que roba a un ladrón") y reparto. 

Sinopsis: Dignan (Owen Wilson) y su compañero Anthony (Luke Wilson), recién salidos del manicomio donde ingresaron voluntariamente, deciden seguir por la senda del delito. Con la ayuda de su amigo Bob, que debe ayudarles a escapar, puesto que es el único que sabe conducir, intentarán cometer algunos atracos para llamar la atención de un jefe mafioso (James Caan).




Fortune Cookie (1991)-


Entrevista a Darren Aronofsky (2006) -Español-


Fortune Cookie (1991)- Darren Aronofsky. Uno de los primer trabajos de Aronofsky durante sus estudios en American Film Institute.
Sinopsis: Un vendedor de puerta en puerta con problemas se vuelve adicto a las “galletitas de la fortuna” y no puede completar una venta a menos que obtenga un buen augurio de una de esas galletas.

Uno de los primeros trabajos de estudiante de Darren Aronofsky, bastante alejado de sus obras posteriores. Adapta una historia de Hubert Selby Jr., autor también del relato en que se basó Réquiem por un sueño, que cuenta la historia de un vendedor en horas bajas que decide confiar en un amuleto para mejorar sus ventas.

Las películas de Darren Aronofsky nos llevan a las regiones más complejas de la psique humana. Como dice el director de Black Swan: "Como somos cineastas, podemos mostrar a dónde va la mente de una persona". Aronofsky puede utilizar las herramientas del cine para visualizar las emociones abstractas de la experiencia cotidiana.



What’s a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This? (¿Qué hace una buena chica como tú en un lugar como este? 1963)- es un cortometraje en blanco y negro de 1963 que Martin Scorsese creó mientras estudiaba en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York . 

Es una pieza cómica sobre un escritor que se obsesiona con una imagen que tiene en su pared. La película está filmada en 16 mm y presenta animaciones, montaje , cortes de salto, edición asociativa y tomas de fotograma congelado . ¿Qué hace una buena chica como tú en un lugar como este? fue filmado en una semana.

Scorsese dijo que la película no tiene profundidad en absoluto. Dirigió la película poco después de ver por primera vez la película de Federico Fellini de 1963 8½ . La película estaba destinada a ser una película de terror, pero más tarde resultó ser una comedia. ¿Qué hace una buena chica como tú en un lugar como este? presenta a Zeph Michaelis, Mimi Stark, Sarah Braveman, Fred Sica y Robert Uricola. La película recibió comentarios positivos de los críticos. ¿Qué hace una buena chica como tú en un lugar como este? fue relanzado en mayo de 2020, en formato de resolución 4K .


The Big Shave (La Gran Afeitada - 1967) Martin Scorsese

Scorsese convierte lo que podría ser un comercial de crema para rasurar en un baño de sangre. Una curiosidad sin ninguna duda, a sus 25 ó 26 años, su forma de entender la vida y de retratarla en su cine.

"The big shave" es un corto de Martin Scorsese que realizó en sus estudios de postgrado en la Universidad de Nueva York en el año 1967.

El cortometraje, el tercero de su carrera, rodado en 16 mm, comienza con la música de “I can’t get started” de Bunny Berigan y su Orquesta mientras vemos unos planos de un cuarto de baño perfectamente limpio, a continuación nos muestra únicamente a un hombre afeitándose en el que intenta tratar de un modo metafórico la intervención americana en la guerra de Vietnam, de hecho se dice que su idea era acabarlo con unos planos de dicha guerra, pero finalmente ésta fue desechada pues creía que ya era lo suficientemente explicito. También se conoce al corto como Viet '67 .


Martin Scorsese - Educación Audiovisual

El conocido director estadounidense opina acerca del poder de los medios de comunicación y cómo los jóvenes al aprender de éstos desarrollarían nuevas habilidades.



Escape to nowhere (1961)- Steven Spielberg. Tenía 14 años cuando Spielberg dirigió y produjo este cortometraje, dos de sus cortometrajes anteriores fueron Fighter Squad (1961) y The Last Gun (1959).

Sinopsis: Cortometraje sobre una batalla en África Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados, en su camino a un lugar desconocido, son emboscados y nadie podrá escapar (de ahí el título de la película).


Doodlebug (1997)- Christopher Nolan. 

Primer trabajo como director de Nolan, producido por su futura esposa y socia Emma Thomas, quien ha trabajado junto a Nolan en cada una de sus películas desde entonces. Poco después llegara Memento (2000).

Corre el año 1997 y un joven Christopher Nolan (con 27 añitos) finaliza la realización de una idea que venía dándole vueltas en la cabeza desde hacía un tiempo. Así es que ese año estrena "Doodlebug", su primer trabajo, un corto con toques surrealistas que, con tres minutos justos de duración, ya deja entrever cierto clima y ciertos temas que encontraríamos en sus siguientes trabajos, sobre todo (teniendo en cuenta el próximo estreno de El Origen) los enrevesados rincones de la mente humana. Sin ser una gran historia (una buena idea llevada a film diría yo) es posible rescatar el estilo un tanto opresivo de la obra de Nolan, y el final abierto e impactante (al menos a mí), me cerró 100% como un final "a la Nolan". Doodlebug Duración 3′ Director Christopher Nolan Guión Christopher Nolan Protagonista Jeremy Theobald Año 1997 País Inglaterra


Time Piece (Pieza de tiempo 1965) Jim Henson

Time Piece es un cortometraje experimental dirigido, escrito, producido y protagonizado por Jim Henson , el creador de Los Muppets”

Sinopsis: La película muestra a un hombre común que vive en constante movimiento, en un intento desesperado por escapar del paso del tiempo . 
Time Piece es notable como uno de los pocos proyectos de acción en vivo que Jim Henson produjo que no involucraba ninguna forma de títeres . El corto fue nominado para un premio de la Academia por Mejor Cortometraje de Ficción en 1966.


Mirindas asesinas  (1990) dirigido por Álex de la Iglesia.  

Es el primer trabajo cinematográfico que dirigió Álex de la Iglesia y que contiene algunos de los rasgos de identidad creativa que desarrollaría posteriormente en su carrera en el largometraje.

Sinopsis: Un hombre se adentra en una taberna de lo más lúgubre y sombría, se coloca frente al camarero y le pide "una mirinda bien fría". Una vez que el tabernero intenta cobrarle las 120 pesetas correspondientes al coste de la bebida, comienzan los problemas, ya que el cliente se intenta excusar en que el mentado no le había advertido que se la cobraría, iniciándose una serie de asesinatos indiscriminados que irán acumulando cadáveres en el local, mientras que los clientes rutinarios pasan por delante sin darse cuenta de que se trata de cuerpos sin vida.
La apariencia del hombre que pide el refresco en la barra del bar, es de una buena persona y calmada, pero con el tiempo podemos descubrir que hay apariencias que engañan. El cortometraje intenta expresar en tan solo 12 minutos, el desinterés que muestran algunas personas a su alrededor y la falta de atención a la hora de escuchar a los demás.


Geometría.(1987) dirección de Guillermo del Toro. 

Al reflexionar sobre la filmografía de Del Toro, junto con el hecho de que estudió efectos especiales y maquillaje desde el principio de su carrera, no debería sorprendernos que Geometría sea ​​un horror de fantasía. Si bien el cortometraje tiene una veta cómica, plantó con éxito las bases de lo que vendría del ahora cineasta ganador del Premio de la Academia.

SinopsisLa película cuenta la historia de una viuda mexicana que recibe una carta de la escuela secundaria a la que asiste su hijo. Según la sinopsis, “le informa que el niño está a punto de reprobar sus exámenes de geometría por tercera vez. La mujer regaña a su hijo, luego enciende la televisión y se niega a hablar con él.
“El niño recurre al uso de la magia negra para aprobar el examen. En una habitación oscura, lee de un tomo de brujería, que dice: 'Como protección para la invocación de un demonio mayor, colócate dentro de un pentágono extraído con tu propia sangre. Este pentágono será su única protección '.

Dijo una vez Del Toro. "Es una pequeña película realmente sangrienta y loca, hecha al estilo de Dario Argento / Mario Bava / horror saturado de color".


Vincent (1982) Tim Burton

En colaboración con Rick Heinrichs, Burton realizó este pequeño poema animado en honor al actor de películas de terror Vincent Price.

Sinopsis: Vincent Malloy sueña obsesivamente con ser el actor Vincent Price y sus ensoñaciones provocan la preocupación de su madre. Su mente, que no distingue ya el mundo real del mundo de sus fantasías, vive absorta en la encarnación de los diversos papeles de su admirado actor, especialmente aquellos inspirados en la obra del escritor Edgar Allan Poe. Todo ello hace nacer en él una oscura y turbia concepción de la vida, que lo convierte en un ser solitario y marginal. Cortometraje de culto, primer trabajo completo que se conserva del realizador Tim Burton, animado en stop motion y narrado por Vincent Price en su versión original.

«Vincent» fue un cortometraje que Tim Burton imaginó mientras trabajaba para Walt Disney Pictures, una época que el director suele recordar con desagrado porqué la compañía no le permitía dar forma a sus ideas oscuras y su universo de antihéroes retorcidos y tétricos.

Durante un par de meses convenció al animador Rick Heinrichs, al animador de muñecos Steven Chiodo y al cámara Victor Abdalov para dar forma, en seis minutos en formato stop-motion y en blanco y negro, a la historia de un niño de siete años, Vincent Malloy, lector de Edgar Allan Poe y seguidor del actor de películas de terror Vincent Price (que, a su vez, prestó su voz como narrador).

«Vincent» recibió numerosos reconocimientos por parte de la crítica especializada durante su proyección en algunos festivales internacionales de cine, pero la Disney la recibió con frialdad y sin ningún entusiasmo.


Bedhead de Robert Rodríguez

Bedhead es un cortometraje de fantasía y comedia familiar de 1991 dirigido y coescrito por Robert Rodríguez. Realizado mientras estudiaba en la Universidad de Texas en Austin, Rodríguez filmó la película con sus hermanos y hermanas como actores y con su familia y amigos como equipo. Participó en varios festivales de cine competitivos, donde ganó premios en efectivo que Rodríguez luego utilizó para ayudar a producir su primer largometraje, El Mariachi .

Director : Robert Rodriguez
Guión : Robert Rodriguez, Bryant Delafosse, de una historia de Robert Rodriguez.
Cinematografía y edición: Robert Rodriguez
Música: Todd Fast, Robert Rodriguez
Animación: Robert Rodriguez, Elizabeth Avellán
Efectos de sonido: Robert Rodriguez, Sharon Courtney, Bryant Delafosse,
Elenco : Rebecca Rodriguez (Rebecca), David Rodriguez (David), Tina Rodriguez  (The Fashion Monster, como Maricarmen Rodriguez), Elizabeth Rodriguez (The Nurse).
B y N, 8 minutos

Trama: Rebecca, una niña, siempre es molestada por su hermano mayor, David, quien "tiene el peor caso de cabellera que hayas visto".
David es un tipo generalmente rebelde. En el desayuno, come una cucaracha y hace un gran desastre con su cereal. Después del desayuno, Rebecca va a jugar con una de su muñeca y descubre que David la ha dañado.
Enfurecida, ataca a David, pero luego cae y se golpea la cabeza, cuando reacciona, descubre que tiene poderes telequinéticos. Al principio, piensa en cómo sus poderes recién descubiertos podrían beneficiar a la humanidad (incluida convertirse en la primera mujer presidenta mexicano-estadounidense de los Estados Unidos). Pero primero decide que se vengará de su hermano y domesticará su cabellera.
Abrumada por sus poderes, pero aún incapaz de alisar el cabello rebelde de David, arrastra al niño con su bicicleta y, en el proceso, vuelve a golpearse la cabeza. Se despierta en un hospital y decide que nunca volverá a abusar de sus poderes, pero hasta donde David sabe, seguirá siendo una amenaza.

Producción: Bedhead fue un proyecto estudiantil de Rodríguez mientras estaba en la Universidad de Texas en Austin. Se desempeñó como director, camarógrafo y editor, y coescribió la historia con su hermano, David, y un amigo, Bryant Delafosse. Rodríguez también creó una secuencia de título animada.
Sus hermanos y hermanas protagonizaron la película, con la hermana menor Rebecca y el hermano David como actores principales. La hermana menor, Maricarmen Rodríguez, retrató a la pequeña hermana obsesionada con la moda de Rebecca, "Fashion Monster", mientras Elizabeth Rodríguez interpretaba a una enfermera en el hospital.
La familia y los amigos sirvieron como tripulantes, con el coescritor Delafosse y David Rodriguez acreditados como dolly grip, la dolly de la cámara en el caso de esta película es una silla de ruedas.

La película se rodó en una película en blanco y negro de 16 mm. Luego se transfirió a una cinta de video de 3/4 ″. Debido a que no tenía el equipo para sincronización de sonido, la historia se narra con voz en off.


Foutaises / Things I Like Things I Don't Like
(Cosas que me gustan, cosas que no me gustan1989) Jean Pierre Jeunet


Sinopsis: La trama es simple, una lista de gustos y odios; pero los créditos iniciales son los que establecen la lista. Se presentan reemplazando los precios en una ventana de carnicero con los títulos y nombres para el equipo de producción. Se desvanecen a negro y escuchamos a un hombre (Dominique Pinon) decir "¡Odio los escaparates de las carnicerías!" a partir de ahí, pasa a enumerar cosas que para nosotros son insignificantes. La elección de Jeunet de mezclar película con animación, ilustración, noticiario y la banda sonora del piano se suma a una experiencia casi palpable. Diría que su lista de gustos y odios se siente mucho más real que "Mis cosas favoritas"

Una comedia de 9 minutos protagonizada por Dominique Pinon (Delicatessen). Con colores apagados con un blanco y negro sepia, Pinon lleva al espectador a través de varios ejemplos de lo que “le gusta y no le gusta”. La música es de Carlos D’Alessio y se le da un agradecimiento especial a Claudie Ossard.

Dominique Pinon habla con la cámara describiendo sus gustos y disgustos, desde simples como "Odio a los hombres con barba pero sin bigote" hasta los más conmovedores, "Me gusta pensar que después de la muerte no puede ser peor que antes del nacimiento". Cada uno de sus ejemplos va acompañado de una demostración visual.
La actriz Marie-Laure Dougnac (colaboradora de Pinon en delicatessen ), también hace un cameo. Jean-Pierre Jeunet reutilizó esta técnica en su película de 2001 Amélie cuando presentó a los personajes.

Jean-Pierre Jeunet (Roanne, Loire, 1953) es un guionista y director de cine francés de películas como: “Delicatessen”- 1991,y  “Amélie” – 2001.


Saw (2003) James Wan

En 2003, dos estudiantes de cine de Australia (James Wan y Leigh Whannell) hicieron un corto sobre un asesino en serie que pone a sus víctimas en situaciones retorcidas donde los obligan a matarse entre ellos mismos o a otras víctimas.


Une femme coquette (1955 – Dirección Jean-Luc Godard)

Une femme coquette ( Una mujer coqueta ) fue el primero de cuatro cortometrajes de ficción realizados por el cineasta francés Jean-Luc Godard antes de su trabajo en largometraje narrativo.

 “Una Mujer Coqueta” (Une Femme Coquette), segundo cortometraje dirigido por Jean-Luc Godard, es una adaptación de Guy De Maupassant de nueve minutos filmada en 16 mm en Ginebra en 1955, con el dinero obtenido de la venta de Operación Béton, su primer corto y uno de sus santos griales más tempranos. Une Femme Coquette es la rareza más elusiva de la nueva ola francesa, y posiblemente la película más difícil de ver de un realizador de nombre que no se halla irremediablemente perdida. En realidad, un montón de referencias la listan entre las perdidas —de nuevo, no lo está— porque nunca ha sido distribuida y porque ningún archivo o colección pública la copiará para obtener una impresión.

La trama fue una adaptación del cuento de Guy De Maupassant denominado "La Señal", sobre una mujer que se permite ser confundida con una prostituta. La película fue filmada muy económicamente en las calles de Ginebra, con JLG asistiendo al único miembro del equipo. Según la biografía de Colin MacCabe, Godard: Un Retrato del Artista a los Setenta —el cual dedica al final, el tentadoramente breve párrafo del primer capítulo de la película— que se rodó con un equipo prestado de Actua-Films, la compañía que distribuyó el primer corto de JLG, Operación Béton. Se utilizaron fragmentos de Bach para la banda sonora.


George Lucas' Freiheit (1966 – “LIBERTAD”) [Spanish subtitles]

En 1966, George Lucas realizó un cortometraje de dos minutos y 48 segundos , Freiheit , como parte de sus estudios en la escuela de cine de la USC. Puede ser difícil de creer al ver esta simple película, pero solo un año después, el proyecto final de la escuela de Lucas, la versión de 15 minutos de lo que luego se convertiría en su primer largometraje THX 1138 ,  recibió importantes elogios y comenzó su carrera. Consiguió un acuerdo con Warner Bros. a través de su mentor Francis Ford Coppola y la recién formada productora Zoetrope.

Freiheit , la palabra alemana para libertad, es una película con una trama muy simple. Vemos a un joven (acreditado como "Boy" e interpretado por el futuro director de Grease , Randal Kleiser) corriendo por un campo, temeroso de algo desconocido. Se detiene en un claro y, después de unos latidos tensos, solo para ser cortado en una lluvia de saltos y balas antes de que pueda llegar al otro lado. Mientras muere, una serie de voces en off opina vagamente sobre el tema de la libertad ("Sin libertad, no hay razón para vivir"). Vemos a un soldado, con el arma colgando sobre su hombro, parado sobre el protagonista; se da a entender que este es el hombre que lo mató.


My Best Friend's Birthday ( El cumpleaños de mi mejor amigo – 1987) fragmentos sobrevivientes- Quentin Tarantino - Subtítulos Español

Es el cumpleaños de Mickey y su novia le ha dejado, así que su amigo Clarence decide organizarle una fiesta de cumpleaños que nunca olvidará... Primera película del realizador Quentin Tarantino. Su duración inicial eran 69 minutos, pero hubo un incendio en donde se guardaba y sólo pudieron recuperarse 35 minutos de metraje. Al estar incompleta, es Reservoir Dogs (1992) la cinta que está considerada su debut. A posteriori, el guión de esta película fue la base para "Amor a quemarropa", que acabaría dirigiendo Tony Scott. (FILMAFFINITY)

En estos breves fragmentos, Tarantino hace por primera vez mención a varias de sus obsesiones que se encontrarán dentro de sus películas. Más que ser un antecedente de su guión de 'True Romance', existen otros elementos presentes en su filmografía: su cinefilia (la habitación poblada de pósters, alabanzas hacia Brian De Palma), su fetichismo por los pies (presente desde 'Pulp Fiction' hasta 'Inglorious Basterds'), las artes marciales ('Kill Bill'), incidentes con el consumo de drogas ('Pulp Fiction')...


Quest (La Búsqueda) Saul Bass (1983)

En un planeta lejano, los descendientes de una nave espacial estrellada son sometidos a fuerzas misteriosas propias del planeta, que les causa envejecer y morir en tan sólo ocho días. Todo su ciclo vital sucede aceleradamente en ese corto tiempo. También tienen que vivir en cuevas para protegerse del frío polar de la noche y el calor mortal del día. Un joven está decidido a encontrar el camino de regreso a la nave que los llevó allí. Basado libremente en la novela corta "Hielo y Fuego" de Ray Bradbury. (FILMAFFINITY)

Saul Bass fue uno de los mejores diseñadores gráficos que jamás haya existido. Creó los logotipos para organizaciones tan ubicuas como AT&T , United Airlines y Girl Scouts of America. Revolucionó el arte de los títulos de películas en películas como The Man with the Golden Arm , Vertigo y West Side Story . Puede o no haber diseñado la famosa secuencia de la ducha en Psycho de Alfred Hitchcock . Su trabajo de diseño siempre estuvo marcado por un estilo limpio y altamente gráfico que puedes elegir a una milla de distancia.

Sin embargo, cuando Bass tuvo la oportunidad de dirigir en realidad, no hizo películas ingeniosas con tramas simples y excelentes imágenes, como era de esperar. En cambio, hizo películas profundamente triviales con excelentes imágenes. Su único largometraje, Fase IV (1974), es una película profundamente extraña sobre la evolución. Piense en ello como un 2001 de bajo presupuesto : una odisea del espacio . Con hormigas La película fue masacrada por distribuidores asustados y, en consecuencia, bombardeó en la taquilla. Casi una década después, Bass, junto con su segunda esposa Elaine, hicieron un cortometraje llamado Quest , basado en la historia de Ray Bradbury "Frost and Fire".


Guernica - Emir Kusturica (1978) subs en castellano.

Un día de 1939, un niño judío recuerda cuándo vio con su padre el Guernica de Picasso. En París se hablaba entonces mucho de los judíos, y él le había preguntado a su padre qué significaba ser judío, y la respuesta fue: "Tener la nariz un poco más larga que el prójimo. Hoy eso es importante, mañana no lo será". El niño siente que en su familia hay algo siniestro y empieza a pintar con una barra de labios las narices, cabezas y otras partes del cuerpo en las fotos de su familia. Las recorta y, aterrado, compone su propio Guernica usando la técnica del collage. (Fuente: Wikipedia) (FILMAFFINITY)

Guernica (1978), basada en la novela corta de Antonije Iskovic, es la obra de licenciatura en la Academia de Artes Interpretativas (FAMU) de Praga del director serbio Emir Kusturica. Por ella recibió su primer premio en el Festival de Cine checoslovaco Karlovy Vary.

“tráiler para amantes de lo prohibido”

"Tráiler para amantes de los prohibido", escrito y dirigido por Pedro Almodóvar e interpretado por Josele Román, Bibi Andersen, Poch (Derribos Arias), Ángel Alcázar, Sonia Hoffman e Iván.

Tráiler para amantes de lo prohibido (1985), cortometraje realizado por el cineasta manchego para el programa ‘La edad de oro’ de TVE, que sirvió a su vez como elemento promocional de la entonces flamante ¿Qué he hecho yo para merecer esto!! (1984). Tráiler siempre ha sido contemplado como una exuberancia simpática, un divertimento sin trascendencia, pero visto hoy podría hablarse de una experiencia casi única. 

BONUS TRACK
Pedro Almodovar actor


Pedro Almodovar, Marisa Paredes, Chus Lampreave – Tatuaje – [Director Jaime Chávarri]

Dirigido por Jaime Chávarri, y acompañado por Marisa Paredes, Pedro interpretó este cortometraje en el que los actores dramatizan e ironizan sobre la famosa copla.

lunes, 23 de noviembre de 2020

Clase 12: Fecha: 27/ 11- EL CINE POSMODERNO – su Influencia en América Latina Modos de contar / estrategias cinematográficas del cine posmoderno.



NOTA IMPORTANTE.

El próximo viernes 04 de Diciembre, se realizará la
RECUPERACIÓN DEL 1º PARCIAL 

El viernes 11 de Diciembre, se realizará la
RECUPERACIÓN DEL 2º PARCIAL

El viernes 18 de Diciembre, se realizará el 
CIERRE DE ACTAS 


El cine posmoderno o postmoderno se corresponde con una época que va desde finales de los años 80 del siglo XX hasta la actualidad y está basado en el eclecticismo y la mezcla de características de diferentes estilos cinematográficos ya creados. Referirse a las características posmodernas del cine latinoamericano no implica solamente aspectos técnicos o formales, sino con la esfera de lo político y de lo ideológico. Este cine manifiesta un fuerte pesimismo, acompañado de un humor corrosivo, incorporando lo lúdico, y la propia representación de la realidad.
Estructura de la clase:

  1. ¿Qué es el Posmodernismo?
  2. De “la muerte de los grandes relatos” y “el fin de la historia” (De Lyotard a Francis Fukuyama)
  3. El individualismo, rechazo al racionalismo y verdades absolutas, el “pastiche”
  4. Características de la posmodernidad como estética.
  5. Características a nivel cinematográfico
  6. Europa y América dos modelos de representación.
  7. El cine Latinoamericano del código realista al código posmoderno.


POSMODERNISMO CINEMATOGRAFICO.

MODOS DE CONTAR / ESTRATEGIAS CINEMATOGRÁFICAS DEL CINE POSMODERNO.


¿Qué es el Posmodernismo?
De “la muerte de los grandes relatos” y “el fin de la historia”
(De Lyotard a Francis Fukuyama)

La palabra posmodernidad acude al prefijo “POS”, la Posmodernidad es algo que viene después de la Modernidad.

La Posmodernidad comienza a tener un auge muy potente después de la caída del Muro de Berlín (1989), que en realidad estas filosofías habían prefigurado.

El libro iniciático de las filosofías Posmodernas es del fenomenólogo francés Jean François Lyotard (1924 /1998) que se llama “La condición Posmoderna”, en el que empieza diciendo que esto es un análisis sobre el saber en las sociedades desarrolladas y concluye que en realidad en estas sociedades es donde se acumula más el saber, provocando más acumulación de poder. Lyotard tiene otro libro que se llama: “La Posmodernidad explicada a los niños” (1986), donde explica en un texto llamado “misiva sobre la historia universal”, donde enumera los grandes relatos que se han impuesto hasta ese momento en la civilización occidental y va a decretar “la muerte de los grandes relatos”.

Lyotard dice que hay cuatro grandes relatos:

El Gran Relato es una promesa de un destino inexorable de la humanidad de llegar a determinado momento en que ya no va a haber injusticias ni padecimientos.

1     El relato cristiano, que es el relato donde Dios manda a su hijo a sufrir y morir por la redención de los hombres, esa muerte genera la promesa divina que todos los hombres se encontraran en el reino de los cielos y habrá entonces un espacio de plenitud. 

2      El relato Marxista, en resumen, la burguesía liquida al feudalismo y de la burguesía surge el proletariado y el proletariado derrota a la burguesía y establece el estado de la plenitud. Aquí vemos que este relato también lleva a la plenitud en el cual no hay padecimiento.

3     El relato del iluminismo es aquel que, con el surgimiento de la divinidad de la razón durante la Revolución Francesa, iniciadas por los enciclopedistas (Kant, Voltaire, etc.), pone a la razón como diosa de la historia, entonces, la divina razón es la que va a llevar a todos los hombres a un mundo de profunda racionalidad en la cual ya no va a existir la irracionalidad.

        El relato del Capitalismo. Este es un relato del triunfo del capitalismo, del racionalismo capitalista, que anuncia la burguesía capitalista del iluminismo. El relato capitalista dice que vamos a llegar un momento de la historia en que la prosperidad va a ser para todos.

Lo común de estos cuatro relatos, es que expresan una visión teleológica de la historia.
La palabra griega TELOS, significa FINALIDAD, LOGIA en Teología, es el estudio de los FINES, quiere decir que van hacia un fin.

Estos grandes relatos existen para legitimar siempre algo, el gran relato marxista legitima la revolución del proletariado, es esencial para llegar a la plenitud de la sociedad sin clases.

El gran relato capitalista legitima la economía capitalista, el libre mercado, para llegar a un estado de plenitud en el que va a alcanzar para todos.

El gran relato iluminista lo que legitima es la razón, vamos a llegar a un estadio racional en el cual todos vamos a ser plenamente felices.

Estos grandes relatos, están basados en historias que tienen un devenir necesario, la historia marcha hacia un lugar de plenitud, hay aquí una interpretación metafísica de la historia, contra las cuales Lyotard y todo el posmodernismo, van a envestir.

CURIOSIDAD
La muerte de los grandes relatos implica que hay pequeños relatos, lo que va a postular la posmodernidad es, o el no relato que es en estética narrativa cinematográfica se ha utilizado el no relato, en música hubo un interprete norteamericano que hizo una pieza absolutamente memorable que todavía se sigue interpretando o se la tiene como el epitome de la música contemporánea, el compositor John Cage (1912 / 1992) compuso una obra llamada “4 minutos 33 segundos (1952)”, que consiste en lo siguiente:




“Esta el teatro lleno, hay un piano, y hay un reloj sobre el piano, el pianista viene, saluda, se sienta, no toca el piano, mira el reloj y cuando pasan 4 minutos 33 segundos, se levanta y saluda al público, el público aplaude y esa ha sido la sonata de John Cage, en tres movimientos titulada 4 minutos 33 segundos”. La idea es genial, pero se agota en si misma, es la idea del NO RELATO.


Lo que van a hacer los posmodernos, es que, a la muerte de los grandes relatos, le van a oponer la exaltación de los pequeños relatos. 

Entonces surge una FRAGMENTACION DE LA HISTORIA, un kaleidoscopismo, y a esto Gianni Vattimo, un filósofo italiano, va a proponer una filosofía de dialecto, 

dice: "la historia es como el dialecto, son distintos dialectos que tienen que comunicarse entre sí, pero NO HAY UN GRAN DIALECTO, como había en el gran relato, NO HAY UN GRAN RELATO, hay montones de dialectos, que establecen comunicación que a veces se entienden y a veces no", esta especie de multiplicidad, es la historia, porque la historia, para los posmodernos, ES UNA MULTIPLICIDAD DE HECHOS, no es una historia única que se desarrolla como en Hegel y en Marx, es una multiplicidad de hechos que cada uno tiene su centro en sí, todo esto va a dar lugar al MULTICULTURALISMO, al respeto por los géneros diversos, al respeto por las diversas etnias, al respeto por todas las minorías (sexuales, raciales), respeto por el feminismo, etc. 

Hay una estética de la diferencia, hay una exaltación de lo diferente y esto también esta expresando la DEMOCRACIA LIBERAL DE MERCADO, no es casual que estos filósofos, surjan y tengan un éxito poderosísimo luego de la caída del Muro de Berlín, y también antes como prenunciando el triunfo del NEOLIBERALISMO, el MERCADO es una PLURALIDAD de intentos dentro del campo económico del mercado, el mercado se ordena a si mismo, y la democracia es la pluralidad por excelencia en la cual, todos los sujetos políticos valen lo mismo y deben ser todos tratados con el mismo valor.

Como vemos el posmodernismo es un amplio movimiento que tiene que ver con la economía, con la historia, con el feminismo, con el respeto a los modos de sexualidad diferenciadas, y con el multiculturalismo que en este momento reina en las academias norteamericanas.

¿Cuáles son las principales criticas que recibe el posmodernismo?

Las mas duras se refieren a una “excesiva desconstrucción de la historia”, el posmodernismo deconstruye la historia porque se hermana con Jacques Derrida (1930 / 2004), el campeón de la deconstrucción, y discípulo directo de Heidegger, y en Heidegger esta el concepto de destrucción, por eso este filosofo es el mas importante en la filosofía contemporánea.

Si tomamos la totalización de la historia, nos preguntamos, como vamos a trasformar la historia, si la historia es un caos, vertiginoso, de multiplicidades. Entonces lo que se les dice a los posmodernos es, acá hay persistencias históricas, no hay una linealidad histórica. El golpe al posmodernismo se lo da el imperio norteamericano que ampara a las academias en las cuales el posmodernismo triunfa, con la idea de la globalización.

Cuando el imperio necesita de la globalización, se enfrenta a los posmodernos que están hablando constantemente contra la idea de totalización, están exaltando lo fragmentario, y de ahí deducen el mercado, de ahí deducen la democracia liberal de mercado, y todo eso no nos conviene, hay que globalizar, esto es un imperio y necesitamos globalizar, pero lo peor es que hace su aparición en la escena, el hasta ahora malo de la película, “El Oriente”, sin embargo de ese territorio negado, llega el atentado alas torres gemelas, y con esto barre la fragmentación posmoderna, porque establece un acontecimiento universal, porque expresa que “Hay hechos que son universales”, ahí, la multiplicidad, la fragmentación , murió, hay un hecho universal, hecho que los eclipsa, el siglo XXI acaba con los posmodernistas, y esta demostrando que el belicismo necesita totalizar y que la lucha, es lucha de civilizaciones, tal como lo dice Samuel Huntington, en su libro “El choque de las Civilizaciones”, donde plantea el Islam y el Occidente, y aparecen los fundamentalismos, que son la negación de los pluralismos, todo fundamentalismo es la exaltación de una verdad; el fundamentalismo Islámico, es la exaltación de la palabra de Alá, y el fundamentalismo occidental, es la fundamentación del cristianismo occidental, de Dios, y Bush en el 2001, cuando dijo en los días del atentado (o autoatentado) de las torres gemelas en una de sus frases mas excepcionales dice: “Dios no es neutral, Dios está con nosotros”. Esta declaración expresa un exceso de “religión Bélica”, en el Siglo XXI, murieron todas las pluralidades, hay fundamentalismos religiosos por todas partes, todos están armados con bombas atómicas, resurge China, resurge Rusia, Pakistán, Corea, hay una múltiple polaridad nuclear pre- apocalíptica.

El choque de civilizaciones y el terrorismo, es un tremendo totalizador.

La posmodernidad y el fin de la historia - 
Francis Fukuyama


El posmodernismo, es el movimiento artístico, sociológico y cultural que surgió para cuestionar los paradigmas de la sociedad moderna.

Antes del Postmodernismo, el Modernismo buscaba una sociedad basada en progreso y orden, se creía que dicho progreso se lograría solo con la ciencia, la lógica y la razón. La razón, era el ente que gobernaba, no existía valor en la subjetividad, pues aquello que existía, solo se podía definir si era perceptible por los sentidos.

En la segunda mitad del siglo XX, la tecnología y la ciencia fueron sumamente importante en el progreso de la sociedad, avances en la medicina prolongaron la esperanza de vida, la comunicación era cada vez más expansiva y abrió las puertas a la globalización. Sin embargo, la humanidad no se encontraba satisfecha, una identidad incierta, el acecho de nuevas enfermedades (-la era del SIDA en 1981-) y un crecimiento desmesurado de la población y las ciudades, fueron factores para que la sociedad se cuestionara la forma en la que viven y piensan.

El postmodernismo surge entonces del desencanto por las ideas del modernismo, propuso el individualismo como camino hacia el progreso, rechazo al racionalismo y verdades absolutas, ahora todo era subjetivo, pues la idea de realidad ya no se podía percibir exclusivamente con los sentidos.

En el arte, la nostalgia fue un punto clave, creían que ya todo había sido creado, así que el camino que tomaron fue el de extraer elementos de obras pasadas y juntarlos en una sola, es decir: “hacer un PASTICHE”.

Ahora veamos cómo se ha manifestado el postmodernismo en el cine

Puede que la historia no se presente en el orden cronológico o exista una simultaneidad de acciones, se utilizan flash backs o una relación de causa- efecto invertida: “PULP FICTION” (1994 – Quentin Tarantino), es un gran ejemplo de esto, tres historias dentro de una sola, presentadas fuera de la secuencia temporal tradicional; “PULP FICTION”, usa elementos del cine  negro, gánster, crimen y sobre todo el género literario del “Pulp”, “BLUE VELVET” (1986 – David Lynch), también retoma el cine negro.

Se hacen referencia a obras y autores del cine Clásico, se utiliza la técnica del “pastiche”se toma algo que ya se ha visto, y se intenta rodarlo de un modo distinto.
Ejemplos: la escena del baile en “8 ½” (1963 – Federico Fellini) y “PULP FICTION” (1994 – Quentin Tarantino)




La escena del auto del escape de Marion en “Psycho” (1960 -Alfred Hitchcock) y “PULP FICTION” (1994 – Quentin Tarantino), escena del auto, Marcellus Wallace contra Butch (escena de choque y persecución de automóviles)





PARA SABER MAS
Quentin Tarantino ha logrado convertirse en uno de los cineastas más notorios en el medio.
Sus películas cargadas de diálogos mordaces y fuertes dosis de violencia estilizada nunca han dejado a nadie indiferente, en especial a quienes acusan al director estadounidense de agregar a sus propias cintas, elementos de películas ajenas.


Pero si hay algo que este cineasta proveniente desde lo más hondo de la escena independiente nos puede enseñar, es que no importa quién mostró qué cosa primero en pantalla, si no como es contado. 


EL cine según Tarantino

Los personajes rompen la barrera de la realidad, y se encuentran en una realidad sublime, dudamos del contexto en que se nos presenta.

Ejemplos: “INCEPTION” (2010 -Christopher Nolan), la historia se desarrolla en la realidad y posteriormente en los sueños y los sueños dentro de los mismos sueños, al punto que no sabemos adonde culmina.

“VANILLA SKY” (2001 -Cameron Crowe), también queda a nuestra interpretación, a la interpretación del espectador y da paso a la autorreflexión.





Los valores son subjetivos, es fácil salirse de los lineamientos de la sociedad y pasar a ser un villano.

Ejemplo: “AMERICAN PSYCO” (2000 – Mary Harron)“EL CABALLERO DE LA NOCHE” (The Dark Knight -2008 - Christopher Nolan),




Los héroes se muestran vulnerables, no siempre ganan y tiene muchas desventajas. Temas que antes eran un tabú, se muestran sin restricciones, y a menudo en forma de exceso, el sexo, la violencia y las drogas funcionan como soluciones rápidas a problemas postmodernos.

En “PULP FICTION” (1994 – Quentin Tarantino), la violencia es normal a pesar de que irónicamente sea alarmante cuando se comete de manera accidental.


la cultura estadounidense esta constantemente presente, los suburbios, la ciudad de Nueva York, Wall Street, drogas, dinero, son aspectos de la cultura popular y comercial que se exploran dentro del tema.

El personaje que se siente solo en la gran y caótica ciudad, que no se identifica con su entorno.

Ejemplo: MIDNIHT IN PARIS (2011 -Woody Allen),

El amor ideal sería esa persona que comprende al personaje de entre miles de personas.
Los personajes están en constante duda de su identidad, buscan encajar o encontrarse a si mismo. Les resulta difícil hacerlo en un mundo cada vez más saturado.


Se requiere proyectar una realidad más allá de la que conocemos.

La Ciencia Ficción ha sido uno de los géneros más explotados. Se exploran temas de viajes en el tiempo, alienígenas o seres genéticamente manufacturados, a través de una mezcla de lo familiar con lo extraño, podemos reflexionar sobre aspectos de la condición humana, pues en un contexto construido, es más fácil aislar ciertos problemas y reflexionar sobre ellos.

Ejemplo: BLADE RUNNER (1982 – Ridley Scott), es ciencia ficción presentada en una sociedad futurista distópica del 2019, a Rick Deckard, el personaje principal, le han encomendado la misión de aniquilar a los llamados “Replicante”, unos seres genéticamente construidos, pero con aspecto de humanos, lo humano más allá de lo humano. Mediante la figura del “Replicante” , quienes terminan siendo los que reflejan los problemas de los humanos, podemos ver la búsqueda de una identidad, el distanciamiento moral, la soledad y el miedo.


En otro espectro tenemos: HER (2013 -Spike Jonze), también situada en Los Ángeles del futuro, el avance de la tecnología y el diseño han facilitado la vida inmediata, sin embargo, la sociedad se encuentra fragmentada, cada quien demasiado preocupado sobre si mismo, donde la gente se aísla y se siente sola, de ahí que el sistema operativo como Samantha haya tenido tanto éxito.

HER, toca varios temas que conciernen a la postmodernidad: critica y propone que esa misma dependencia a la tecnología, es un autosabotaje y que la individualización del ser, es lo que lleva a la soledad.

ELLA: HER (2013 - Dirección )


ELLA: HER (ANÁLISIS USO DEL COLOR Y COMPOSICIÓN) | CINE PARA MILENIALS



RESUMEN DEL MODELO DE REPRESENTACIÒN DEL POSTMODERNISMO.

El Postmodernismo cuestiona todo el proyecto occidental que viene de la ilustración S.XIII, se basaba en la preeminencia de la razón, una ideología global del mundo y en el progreso.

La postmodernidad cuestiona todo esto.

Características de la postmodernidad como estética.

Pensamiento débil, no hay creencia en una verdad global.
Fin de la historia: la historia como progreso no tiene sentido.
Imposición de la fragmentación, eclecticismo y relativismo: Los puntos de vista son provisionales, subjetivos y fragmentarios.
Prima el espectáculo sobre la estética.
Estilización de la vida: predomina la estética sobre la vida.
La mirada irónica sobre la realidad: humor, parodia, desmitifica la realidad.

Características a nivel cinematográfico:

Desmitificación del discurso y del relato: punto de vista humanístico, interpretación personal (perdida de interpretación).
Heterogeneidad o hibridación de géneros y lenguajes.
Papel dominante de la violencia: violencia cuotidiana con un trato que rechaza el discurso moral.

Podemos encontrar un modelo Europeo y Americano de modelo de representación:

El modelo Europeo es más de culto y está apoyado en rituales.

Directores de corriente Europea:

Greenaway, Karax, Kauriwaki, Botelho

El modelo Norteamericano es un kitch postmoderno más popular y comercial.
Tarantino, Egoyan, Rudolphy.

Hay dos tipologías o dos tendencias de películas:

Tipología de la nostalgia e imitación de películas de referencia como:
“American graffiti” (1973), “La guerra de las galaxias” (1976)

Otra tipología son las que siguen el modelo de relato discontinuo, diverso e híbridos de géneros como:
“Blade Runer” (1982), “Brazil” (1985), “Blue Velvet” (1986)


Nota Final:

Estos filmes de autorreflexion, parecen tener puntos en común cuando se trata de explicar la infelicidad del ser humano y son temas con los que lidiamos día a día, sin embargo, parecen ser los mismos paradigmas del postmodernismo.

¿Realmente el camino al progreso es individual?, ¿nos encaminamos directamente a una realidad que ya nos han contado antes las películas futuristas?, parece que nuestras mismas soluciones inmediatas son las que nos limitan, tal vez ya sea tiempo de nuevos paradigmas, otra visión del arte, especialmente en el cine o seguiremos viendo constantemente adaptaciones, remakes o secuelas de películas que salieron hace mas de dos décadas.

CASO 1 “RÉQUIEM POR UN SUEÑO”

Movimientos de cámara conocidos como “Pole Cam” 
"Réquiem por un sueño" (Requiem for a Dream, EEUU- 2000), dirigida por Darren Aronofsky (π) y protagonizada por Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly y Marlon Wayans.


Sinopsis: Harry Goldfarb es adicto a la heroína. Su vida gira en torno a su adicción, una adicción que ha acabado por aislarle del mundo exterior. Junto a su novia Marion y su mejor amigo Tyrone, también drogadictos, ha creado un paraíso artificial en el que nada es lo que parece. En busca de una vida mejor, el trío queda atrapado en una espiral de caídas, angustia y desesperación. La madre de Harry, Sara, tiene otro tipo de adicción: la televisión. Viuda desde hace años, vive en Coney Island sin más compañía que la de su amado televisor. Sueña con participar en su concurso favorito, y para ello debe perder peso, pues no puede acudir al programa sin su preciado vestido rojo. Su nueva dieta le acaba por atrapar.

Temática: Adicciones al sexo, la Heroína y la Televisión, Monologo sobre la vejez. Adaptación del libro “Last Exit to Broohkyn” de Hubert Selby Jr.

Rasgos postmodernos:

           Inicio confuso, no está claro que estamos viendo una pantalla de televisión.

2      Se divide la imagen para mostrarnos dos puntos de vista.

         Descontextualización, nos emos situado en una historia donde no conocemos las   variables  que influyen a los personajes.

4      No se comprende a que se debe la personalidad de los personajes.

5       Narrativa no lineal.

      Se necesita más información para entender el contexto.



La “Pole Cam”

Una película normal tendría entre 600 y 700 planos, esta tiene cerca de 2000. La edición rápida y la multiplicidad de planos aumentan el dinamismo y ayuda al espectador a vivir la locura y lo que sufren los personajes.

El sonido, tiene un especial trabajo de Folley.(1)

Los movimientos de cámara son conocidos como “Pole Cam”. En los cuales la cámara está pegada a los actores y ellos caminan con ella. En la película se utiliza esto tres veces, con Marlon Wayans, con Ellen Burstyn y con Jennifer Connelly.

Otros planos que llaman la atención son los cortes rápidos o planos de inserto.  Además, sirven para narrar algo con rapidez. En “Réquiem Por un Sueño” se utiliza esto, mostrando planos cerrados de Pastillas y otros elementos.  

Hay además planos en homenaje a una película animada japonesa, “Perfect Blue” de 1997, la cual Aronofsky consiguió los derechos de hacer la adaptación solo para una escena en particular. La escena es cuando Jenifer Conelly está en la bañera sentada y devastada porque se acostó con un hombre solo para conseguir drogas. Es una narrativa que se soporta en las imágenes, es una propuesta muy visual e interesante.

La música es muy importante en el filme. Sobre todo, por la canción "Lux Aeterna" del compositor habitual del director, Clint Mansell.


En el final, todos los personajes acaban mal y acostados en posición fetal. No hay un final feliz. El tema de las drogas y el sufrimiento y padecimiento que viven sus personajes, son tratados de una forma muy cruda y real.

(1)    Los denominados efectos Foley son aquellos efectos que buscan la recreación de sonidos que por diversos motivos no fueron recogidos en el momento de la grabación de la escena.



CASO 2 “BIRDMAN” o (la inesperada virtud de la ignorancia)





Tráiler BIRMAN
“BIRMAN” le valió al director mexicano Alejandro González Iñárritu, una serie de premios que culminaron con el Oscar al mejor director y mejor película en 2015. Con este trabajo Iñarritu dejo un estilo y de paso aporto su pequeño grano de arena en la historia del cine.

La Historia:

“Birman” nos cuenta la historia de un actor olvidado, interpretado por otro actor olvidado, Regan Thompson al igual que Michael Keaton, interpretó a un superhéroe en los `90 y desde entonces su carrera ha ido en picada, es por eso que se ha lanzado con todo lo que le queda en el mundo, a escribir, dirigir y protagonizar una obra de teatro, con tal de demostrar que es un actor de verdad, la gracia esta en como se nos cuenta esta historia. 
La película comienza con Riggan Thompson en posición de loto, elevado unos centímetros del suelo, de pronto escuchamos una voz en off grave que comienza a cuestionar al protagonista.

¿Cómo terminamos aquí?
Después entra una llamada de Skype (la llamada establece en que época tiene lugar la historia), y vemos que tiene una relación conflictiva con su hija:

¡Odio este trabajo!

La primera vez que vemos el rostro de Riggan, es al mismo tiempo que la cara de “Birman” (la posición de Birman demuestra la superioridad y dominio sobre Riggan), anunciando una dualidad entre ellos dos y que no existe uno sin el otro. De pronto llaman a Riggan al escenario y cuando sale de su habitación, comenzamos a notar el Plano Secuencia.

CURIOSIDAD

Al Plano Secuencia lo podemos definir como una secuencia filmada en continuidad, sin cortes entre planos, en ella la cámara se mueve siguiendo la acción hasta la finalización de dicha secuencia.

La manera convencional de grabar es usando varias cámaras y alternar entre un plano y otro, por lo normal vemos: cámara 1(plano), cámara 2 (contra plano) y cámara 3 (situación de la escena); pero en el plano secuencia, tenemos una sola cámara y estaba siguiendo toda la acción mediante distintos movimientos.


(Rope (La soga) Making of)

El plano secuencia, lo hemos visto en gran cantidad de películas. En 1948, con “La soga” (“Rope”), una película de Alfred Hitchcock, la intención del director era filmarla en una sola toma de principio a fin, pero como los rollos de la película no eran tan largos y por ende duraban poco, tubo que componer su película con varios planos secuencia y compaginarlos de tal manera que parecieran una sola toma; para disimular esos cortes, entre una toma y otra, tuvo que “disfrazarlos”, cada vez que la pantalla se ponía completamente negra, hacia el corte y la siguiente toma comenzaba desde ahí.


Bajo ese principio, está construida “Birman”, de diversos planos secuencia, unidos de manera digital que simulan ser una sola toma. A diferencia de Hitchcock, el trabajo de Iñarritu no intenta simular que todo sucede en tiempo real; vemos que hay saltos de tiempo y espacio, y la historia sucede durante varios días. En “Birman”, los cortes están escondidos de varias formas, además de cuando todo en la pantalla es negro, los hay durante los movimientos rápidos de cámara, ya que es justo en ese momento cuando no piensas en un corte, también los vemos cuando hay mucha luz o cuando pasan largos lapsos de tiempo como el día y la noche; los cortes se hacen de manera muy clara cuando se cambia de espacio, por ejemplo cuando se pasa de la pantalla del celular a la pantalla del bar.

O cuando la cámara atraviesa “mágicamente” los barrotes de la ventana. Podría decir que el único corte evidente de toda la película es donde desabrocha de manera repentina, el botón de la camisa de Riggan, después de cruzarse una persona ante cámara, (un pequeño error de vestuario). Es importante notar que los cortes en “Birman” no solo se hacen por comodidad, si alguien conoce los principios básicos de la fotografía, sabrá que no es lo mismo filmar o grabar en interiores que en exteriores, la cámara necesita una configuración distinta, así que cuando se hace el corte, se reajusta la cámara y se sigue a la otra toma.

¿Cuántos cortes hay en la película?, en internet comentan que existen 58 cortes, habiendo tomas que duran muy pocos minutos y otras que duran cerca de 10 y 15, seguramente hay más, pero a todo esto: ¿para que sirve el PLANO SECUENCIA?, es obvio que no debe usarse solo para que muestre sus proezas técnicas, en “BIRMAN”, el plano secuencia refleja el agobio que siente Riggan mediante tomas muy largas, como si la película se tratara de la misma obra de teatro que está intentando poner a flote y que constantemente hace eco en su vida, tanto así que en el momento mas bajo de Riggan escucha como un borracho de la calle replica casi con exactitud uno de los diálogos de los primeros minutos, antes que el farol golpee al actor en escena:

Borracho / dialogo del actor:

-          ¿Fue demasiado?, Solo intentaba darte una gama…
-          Fue demasiado…Lo sé por tu…

Hay que notar otra gran influencia en “BIRMAN”: el director francés JEAN-LUC GODARD.
Iñarritu, le rinde un par de tributos como la manera en que se presentan los títulos de los créditos similares a los de “Pierrot le fou” (Pierrot el loco -1965),
“Pierrot le fou” (Pierrot el loco - JEAN-LUC GODARD -1965)


Pierrot le fou & Birdman | Opening titles


La escena inicial del cielo, “Every Man for Himself” (Salve quien pueda, la vida -en francés “Sauve qui peut (la vie)” - Godard - 1980), el uso del plano secuencia como en “Alphaville” (Godard – 1965), o contratar actores cuya vida personal se asemeje al argumento de la película, incluso, la voz en off de “Alphaville”, evoca la voz en off en “Birman”.

CURIOSIDAD

La letra (i) en el título de “BiRMAN”
La letra (i) en el título de la película es minúscula, esta letra es, tipográficamente hablando, lo mas parecido a la figura humana, y será casualidad o no, pero vemos su uso en otras películas de temáticas similares. Además de la letra (i) minúscula utilizada en el cartel que tiene en común:” White Chicks”, “Lizzie McGuire”, “Yo robot” “Inteligencia Artificial”?
 


Todas, al igual que “BIRMAN”, tratan sobre problemas de identidad, de manera diferente, pero por alguna razón, el recurso está ahí.

 En el cartel de la película de “The Lizzie McGuire”, hay tres letras (i), pero solo una minúscula, en “White Chicks”, son dos, porque hay dos protagonistas, y en un ejemplo más interesante esta: “Multiplicity”, también con Michael Keaton, en donde el patrón se multiplica, o “Chappie”, del director sudafricano: Neill Blomkamp, que anteriormente había dirigido “Distrito 9”.




Resumiendo, la (i) minúscula es una representación del ser humano y por alguna razón, se usa en los carteles de películas para anunciar, muy de fondo, un problema de identidad.


En “Birman”, desde el principio, hasta el final de la película, nos plantea la idea de que Riggan, tiene una especie de poder telequinético, es claro que no es real, sus poderes parecen ser una cosa imaginaria, pero, más allá de ser verdaderos o no, funciona como representación del talento en potencia de Riggan, como algo que esta oculto y que sólo él puede ver, esta idea se refuerza al final cuando ha conseguido lo que quería y finalmente alguien puede ver de lo que es capaz.
En la escena donde Riggan ha tocado fondo, y ha decidido aceptar su identidad como Birman, y cuando finalmente le vemos nos planta su cara, rompiendo la cuarta pared, y se dirige, no a Riggan, sino al espectador, criticando como nos encanta la acción y no la verborrea filosófica, las palabras de Birman, no están lejos de ser un insulto:
Birman:

- ¡A ESO ME REFIERO!, HUESOS ROMPIÉNDOSE, GRANDE, RUIDOSO, RÁPIDO. MIRA A ESTA GENTE, MIRA SUS OJOS, ¡ESTÁN BRILLANDO!, AMAN ESTA MIERDA!, ¡AMAN LA SANGRE!, AMAN LA ACCIÓN!, ¡NO ESTÁ HABLADURÍA DEPRESIVA Y FILOSÓFICA DE MIERDA!

Las palabras de Birman, son una critica a la industria del cine de superhéroes, que funciona como algo mas bien escapista, algo que nos distrae de este complejo mundo en el que vivimos, pero que por miseria decidimos ignorar.

Tras aceptarse y solo tras aceptarse, es como Riggan logra liberarse de las cadenas de Birman, y ese sentimiento de gloria se refleja cuando lo vemos volando…, o mas bien viajando en taxi; tras eso, logra dar su mejor actuación y su talento es reconocido por el público, todo eso lo lleva intentar suicidarse por segunda vez; la primera fue, como se lo dice a su ex esposa, cuando se metió al mar con las medusas, a diferencia del disparo que vimos anteriormente con la pistola de juguete, este deja claro, gracias al sonido, que se trata de un arma de verdad, y una vez más, la obra que interpreta, hace eco en su vida al fallar con el suicidio.

Primero, el “Mata” metafóricamente a la audiencia, al disparase, el contraste del ruido producido por el arma y el silencio del público es lo que da impacto a la escena.
Riggan Thomson despierta en un hospital y este es un contraste directo a la secuencia inicial, volvemos a ver su rostro por primera vez, pero ahora no hay Birman a su lado, pues la dualidad se ha terminado, su relación con su hija ha mejorado, y ahora es un actor venerado. Mas adelante, de nuevo frente a un espejo, se quita las vendas como si se quitara una máscara, revelando así un nuevo rostro y a un nuevo Riggan, tanto de manera física como psicológica, porque por fin puede dejar atrás a Birman y emprender su vuelo.
Al final, que se esta volando o no, no es la cuestión principal, es representación de su potencial y de como al final, alguien lo puede ver y apreciar, no se debe tomar como algo literal, el punto aquí es que se ha superado y ha trascendido.

Muy de fondo, lo que dice Birman, aplica en la vida del director del filme, Alejandro G. Iñarritu, como dice la cita del principio, ¿consiguió lo que quería?, creo que sí.  Y no sele olvida que es mexicano y metió un carrito de tamales oaxaqueños en pleno Nueva York.
Birman es un mensaje positivo de como debemos aceptarnos para poder superar quienes somos y convertirnos en mejores seres humanos.
Notas de Herminio Orequi.

“La Fuente” (2006- dirigida por Darren Aronofsky)
“Donnie Darko” (2001)
Coherence (2013)
Triangle (2009)
Mr Nobody (2009)
El Atlas de las nubes ( 2012)

NOTAS:

“Pierrot le fou” (Pierrot el loco -1965), película francesa dirigida por Jean-Luc Godard, y protagonizada por Anna Karina y Jean-Paul Belmondo, basada en la novela de Lionel White. Pierrot le Fou (1965): ¿Qué es el cine? .
“Every Man for Himself” (Salve quien pueda, la vida -en francés Sauve qui peut (la vie) - Godard - 1980) https://archive.org/details/JeanLucGodardSalveseQuienPueda

BIBLIOGRAFIA:
El Nuevo Hollywood y la posmodernidad: entre la subversión y el neoconservadurismo
Ensayos sobre posmodernismo fredric jameson
BIRDMAN: análisis (explicando el final, el plano secuencia y los cortes) | cine para milenials